martes, 27 de noviembre de 2007

Ritualpedia - I -

INDIE

El término independiente comenzó a aplicarse a discográficas que actuaban al margen de los canales de promoción y distribución habituales, con el fin de dar a conocer músicas que de otra forma jamás saldrían a la luz, por no ajustarse a los cánones preestablecidos de comercialidad y, por supuesto, beneficios económicos; asimismo, los músicos que quieren tener un control total sobre todo lo concerniente a su trabajo, desde los arreglos musicales de sus canciones hasta la portada de su disco, comienzan a crear sus propias discográficas, para lanzar sus productos y quizás los de grupos afines, o se adscriben a las independientes más acordes a su estilo. En definitiva, el amor a la música y la experimentación es lo que provocó el nacimiento de las discográficas y los grupos independientes.

Si bien en los 70 la frontera era más difusa y las grandes discográficas permitían a los grupos musicales crecer como artistas y mantener una carrera larga, aunque publicaran obras de difícil digestión, en los 80 se produce la separación total entre ambos conceptos: El punk, el hip-hop, la no-wave, el ska y la new-wave, el techno pop… las grandes compañías no asimilan tantas nuevas corrientes, ancladas en el pop meloso, el AOR y el rock progresivo, y la filosofía DIY se convierte en la norma para quien quiera hacer algo distinto a lo habitual. Es entonces cuando el término indie comienza a aplicarse a una actitud ante la música: Es indie quien antepone su música al beneficio económico, al reconocimiento público, a la fama y los fans… La actitud vende, y las grandes compañías usan a las independientes como campo de pruebas: arriesgan otros, apostando por nuevos grupos, y ellas recogen el beneficio fichando a los que consiguen algún éxito bajo la promesa de unos ingresos y una promoción que la independiente no puede ofrecerle por su carácter casi amateur, amén de ganar prestigio por tener a un grupo así en su plantilla; o bien crean y financian subsellos de tapadillo, con apariencia de independiente y mayor libertad artística que la casa madre. Aparecen los “vendidos”, los que venden su alma al diablo de las majors, los que traicionan sus ideas por dinero.

En los 90 y hasta la actualidad, lo indie, o lo alternativo, que queda más bonito, ha sido fagocitado por el mercado y se ha quedado en una entelequia: se ha convertido en una marca que vende. ¿Era Blur un grupo indie? ¿Lo es ahora Coldplay, que comenzó en un sello que sólo publica vinilos de 7”? Actualmente, se viene observando en l@s independientes de verdad un retorno a los planteamientos de principios de los 80, y ahora casi podemos distinguir entre lo mainstream, el indie de escaparate, y el indie real y comprometido.


Y no puedo acabar esta sección sin dedicarle una poesía al indie. Vamos allá:

¿Qué es el indie? Dices mientras me miras
Con tu flequillo alborotado sobre la cara, tu sueter a rayas,
Tus pantalones anchos y caídos y tus bambas Vans.

¿Qué es el indie? ¿Y tú me lo preguntas?
El indie… eres tú.

ILLBIENT

Esta variación del ambient surgió en Williamsbourgh, barrio de Brooklyn, NY, alrededor del colectivo Soundlab, que comenzó a mezclar los paisajes sonoros del ambient con la profundidad en los graves y los efectos del dub, y los ritmos, samples y loops del hip-hop. Los detractores de este estilo suelen comentar que tan sólo se trata de una adaptación del trip–hop al estilo americano; pero la verdad es que este sonido tiene su entidad propia, ya que el trip-hop mezcla el hip-hop con el soul y la música cinematográfica sobre todo, mientras que la fusión con el ambient da como resultado un sonido mucho más denso, oscuro y urbano. De hecho, el dubstep es el heredero directo del illbient, adaptando su sonido a la síncopa del two-step y el grime.

Los artistas más destacados de este estilo, a los que podéis acudir para comprobar que tal suena esto del illbient, son DJ Olive, en solitario o con su grupo WE (donde hacían un drum´n´bass buenísimo), Byzar, Subdub, y por supuesto DJ Spooky That Subliminal Kid (excelente músico y periodista musical), sobre todo en su disco Riddim Warfare.

IAN DURY & THE BLOCKHEADS

Ian Dury fue uno de los músicos más relevantes de la New Wave británica, injustamente relegado al olvido ya que fue de los más originales de su generación, tanto en la composición de sus letras (donde mezclaba poesía, juegos de palabras y crítica social) como de la música que produjo, una estupenda mezcla de música disco, rock´n´roll de los 50, punk, reggae, music-hall, power pop y acento cockney, que con su personal y particularísima forma de cantar dió como resultado un magnífico coctel con un gran éx¡to en Inglaterra, aunque menor repercusión fuera de su país.

Pero Ian Dury siempre será recordado por el que fue su primer single, co-escrito junto a su mano derecha, Chaz Jankel: Sex & Drugs & Rock´n´Roll,. El estribillo es una adaptación de una frase hecha más antigua de la lengua inglesa, Wine, Women & Songs (de hecho, actualmente no se menciona ya la antigua, sino la de Ian Dury, que se ha establecido de pleno derecho en el lenguaje inglés); pero la letra de la canción no es en absoluto una apología de lo mencionado en su estribillo, sino más bien lo contrario: hay mucho más en la vida que disfrutar que sólamente esta tríada de placeres. Pero la forma en que estaba escrita era muy críptica y su mensaje no se entendió, vendiendo poco en su momento.

Fue con su primer álbum, New Boots And Panties, cuando le llegó el éxito, vendiendo más de un millón de copias en el Reino Unido. Tras este disco llegarían canciones tan estupendas como Hit Me With Your Rhythm Stick, con la que consiguió un Nº 1 en las listas británicas, o Spasticus Autisticus; y unas ventas irregulares a lo largo de su carrera, compensadas con un excelente directo, que no abandonó ni siquiera cuando enfermó de cancer, del que murió en Marzo del 2000.

Ian Dury contrajo la polio cuando tenía 7 años y durante toda su vida apoyó la lucha contra esa enfermedad, llegando a ser nombrado embajador de UNICEF por este motivo.

lunes, 26 de noviembre de 2007


El Swedish Rock Days se plantea como un intercambio musical entre Suecia y España. Un escaparate para nuevas bandas que se cojen el avión desde Estocolmo y acaban compartiendo escenario con grupos españoles en Madrid y Barcelona.

Este año el cartel para Madrid (Sala Heineken, 6 de diciembre) y Barcelona (Sala Apolo 2, 7 de diciembre) incluye a los siguientes artistas: Björn Dixgård (Mando Diao), Miss Li (la Amy Winehouse sueca), Norma Bates, The Gain (organizadores del evento) y The Moonstones (banda madrileña que empieza una nueva etapa con nueva cantante).

En años anteriores el festival nos permitió conocer a bandas suecas como Asboo, Sugarplum Fairy, Suburban Kids With Biblical Names, Lucknow Pact o Ida Maria, que compartieron cartel con grupos españoles como Idioterne, 57 grados o los propios The Gain.

Las entradas para los conciertos de este año cuestan 20 euros en venta anticipada y 22 en taquilla.


A falta de tres meses para la ceremonia de los Oscar 2008, ya empiezan a aparecer quinielas sobre los ganadores. Y entre ellas sale el nombre de Jonny Greenwood. Es más, los entendidos lo ven tan seguro como ganador que dicen que la estatuilla ya viajan en dirección a Oxford. Obviando la exageración, el hecho es que el guitarrista de Radiohead ha puesto su creatividad musical al servicio de la banda sonora de ‘There Will Be Blood In Hollywood’, la nueva película de Paul Thomas Anderson (Boogie nights, Magnolia), y a pesar de que todavía no se haya estrenado, los críticos están entusiasmados, no sólo con la cinta, sino también con la banda sonora.

Lo que podría parecer un coto cerrado de artistas tipo John Williams o Giorgio Moroder, se ha invitado a pasar a artistas habitualmente enrolados en la llamada música popular. El último ejemplo, el de Jorge Drexler, que se llevó el galardón por ‘Al otro lado del río’.

Así, si Jonny Greenwood consigue la estatuilla compartirá el honor de haber recibido el gran premio cinematográfico con una larga lista: Bob Dylan se lo llevó gracias a su canción ‘Things have changed’, de la película ‘Jóvenes prodigiosos’; Annie Lennox era coautora de la canción ‘Into the west’, de ‘El señor de los anillos: El retorno del rey’ y fue premiada con el bicho dorado; ‘Lose yourself’, de ‘8 millas’ logró que Eminem se llevase la figurita de la espada a Detroit.

WINTER EUROPEAN TOUR 2007, se acerca hasta Madrid una de las giras más interesantes del año en el Metal extremo, con cabeza compartida entre Marduk y Unleashed y abriendo cartel los noruegos Vreid. La cita será el jueves 6 de diciembre de 2007 en la sala Caracol. Marduk son habituales de los escenarios españoles, practicamente todas sus giras han pisado suelo hispano, en esta ocasión vienen a presentar su último trabajo Rom 5:12 (Regain Records),la banda liderada por el guitarrista Morgan se ha asentado con una formación muy compacta y estable en la que sobresale por encima del resto el cantante Mortuus, que ya ha hecho olvidar al defenestrado Legion. Unleashed, pese a sus mas de 15 años de existencia, visitan España por primera vez en una gira. Aunque vengan a presentar su octavo disco en estudio Midvinterbolt (Steamhammer), no dejarán de interpretar todos sus grandes clásicos. Vreid son la banda revelación del Black Metal noruego, con 3 discos ya editados, su último trabajo I Krig (Tabu Recordings) les ha consolidado dentro de la escena del Black Metal.

viernes, 23 de noviembre de 2007



GRAN EXCLUSIVA !!! Nuevo vídeo de Raices y Puntas

jueves, 22 de noviembre de 2007


Un día en la redacción de Ritual de lo Habitual.

Aquí os ponemos un pequeño video de los integrantes de Ritual de lo Habitual preparando el gran show del Rock'n'Roll. Concentrados y dispuestos a rellenar con sabiduría, temple y buena música 60 minutos de radio para gente tan inteligente como nosotros. Las imágenes hablan por sí solas.


viernes, 16 de noviembre de 2007


H

La dificultad de escribir sobre la letra H, es que no suena, una letra que pasa desapercibida, sobre todo en la radio, ha de ser resarcida, musicalmente hablando. La H de Hey Joe, la H de Hello!, la H de Hall of fame… Esa H, única letra que para su pronunciación necesita de su hermana acompañante, la che, y que en inglés es una jota o una ge, o aserejé, da, de jevi and the jevi….

HEROES DEL SILENCIO nacen en 1984, cuando Enrique Bunbury entra en el grupo de Juan Valdivia y su hermano, Zumo de Vidrio.

Sobra decir que este grupo es referencia en el panorama rock nacional, y uno de los grupos de habla hispano más importantes del mundo. Han editado 13 Discos, mas una larga lista de recopilatorios y directos entre los años 1987 y 2006.

Formación Original:
Enrique Bunbury Voz, armónica y guitarra acústica
Juan Valdivia Guitarra solista
Pedro Andreu Bateria
Joaquin Cardiel Bajo, coros
Otros miembros
Alan Boguslavski (1993-1996) guitarra rítmica, Gonzalo Valdivia (2007) guitarra rítmica

El 14 de febrero de 2007, veinte años después de sus primeras grabaciones y diez desde su separación, Héroes del Silencio anunciaron su vuelta a los escenarios con la Héroes del Silencio Tour 2007, gira con la que se presentaron en Guatemala, Buenos Aires, Monterrey, Ciudad de México, Los Ángeles, Sevilla, Zaragoza y Valencia dando únicamente 10 conciertos.

La influencia mas clara de héroes a la figura de Oscar Wilde se encuentra en el nombre de Bunbury, sacado de la obra de teatro "La importancia de llamarse Ernesto". Bunbury es un personaje ficticio inventado por uno de los protagonistas (concretamente por Algernoon) como excusa perfecta para no acudir a determinados actos sociales y quedar bien.

HARD ROCK

El hard rock o rock duro es un derivado del rock and roll y del blues rock relacionado en principio con el heavy metal y que uno complementa al otro. La mayoría propone que tiene sus raíces más cercanas en el blues rock de los años 60. Dos de las bandas a las cuales se atribuye la gestación del género son Deep Purple Y Led Zeppelin; asimismo, durante los años 60, otras bandas practicaron estilos que se consideran precedentes del estilo; así, se suele atribuir el primer riff hard rock al tema " You really got me" de The Kinks, tambien se asegura que la primera cancion de Hard Rock seria Helter Skelter de The Beatles. Ahí viene la parte divertida, porque la realidad es que, hard rock se le puede llamar a todo lo que no tiene nombre propio. Si no es pop, es probable que sea hard rock. Aunque claro el heavy metal, el metal, el hardcore, con h también, beben de las fuentes caudalosas de este peculiar estilo musical. Desde Ritual de lo Habitual, queremos etiquetarlo todo, y a falta de otra etiqueta usamos siempre Pop o esta misma de la que os hablo Hard Rock. No nos extrañaría nada que en un entorno musical doméstico se pudiera escuchar la siguiente conversación:

- Mamá, ¿que es esta cosa negra que acompaña al pollo?
A lo que respondería la madre, - hijo mio, eso es hard rock, lo dejas a un lado y te comes el resto.

HEROES, DAVID BOWIE

Mitica canción de David Bowie inspirada en el muro de Berlín. Homónima al disco al que pertenece Heroes, continuaría la estética de su antecesor produciendo atmósferas aún más producidas en cuanto a sintetizadores y electrónica. Aunque este disco junto a sus dos antecesores, que forman la conocida “Trilogía de Berlín”, no destacaron en lo comercial, serían inmensamente alabados por la crítica oficial, y son un eslabón decisivo entre la electrónica y la música pop por venir en la década de los 80's.

El bueno de Bowie, mientras vivía en Berlín, comparte piso con Iggy Pop y ambos se desintoxican de su severa adicción a las drogas. Bowie ayuda a Pop produciendo sus dos primeros discos en solitario y co-escribiendo la mayororía de las canciones, The Idiot y Lust For Life, siendo éstos los más aclamados de la carrea solista de Pop, quien le devuelve el favor con una pequeña colaboración en coros en el primer disco berlinés de Bowie, que se llamaría Low.



Hasta aquí amigos ilustrados, compañeros de sillón en esta academia ritualpédica, la H, me quedo con un horrendo Headache y entiendo que hay cosas que suenan, y que lo hacen más alto que la H, que nunca deberían haber sonado, amén.

martes, 13 de noviembre de 2007



Petición Popular, El Peor dia de mi vida....

viernes, 9 de noviembre de 2007

Escaleta del lunes 12 de Noviembre 2007
~ Deep End~


G

Bueno, vamos allá. Estaba yo esta semana pensando en cómo elegir las tres palabras adecuadas para la G. Así que me dije: “qué mejor que el Google” para aclararme las ideas. Pero fue peor. Que si Green Day, que si Gwen Stefani, que si Georgie Dann… que, por cierto, ese iriá en la D por el apellido.

Podría hablar de las guitarras en general o de las Gibson en particular, pero no me apetecía mucho. “Busca en tu interior”, me dijo una voz. La voz de George Harrison, sin ir más lejos, que iría en la H, pero se empeñaba en entrar en la G.
Aunque decidí no hablar del ex beatle, le hice caso porque siempre fue mi beatle favorito, y miré en mi interior. Así encontré la primera palabra:

Grunge

Digamos que los años ochenta terminaron en el 91, cuando Nirvana saca a patadas a un repetitivo “Dangerous” Michael Jackson de la lista de ventas americana. Algo pasa en el oeste. Desde un pueblo de pescadores y leñadores han salido tres chavales que nada tenían que ver con la imagen de estrella de rock que por aquella época representaban Axl Rose y todo el resto de alumnos aventajados de Aerosmith, Kiss y demás grupos de postín, mallas de calaveras y pelos cardados. El caso es que cuando los sesudos y aburridos críticos de turno empiezan a fijarse en los grupos que se van haciendo populares a espaldas del gran mercado acuñan este bonito término. Un término que siempre me ha parecido una etiqueta más bien poco afortunada que se usa para denominar muchas bandas que nada tienen que ver entre sí, a parte de su coincidencia en el tiempo.

De entre dichas bandas, cabría destacar a Soundgarden, que fue la primera en firmar para una multinacional aunque el éxito les llegó algo más tarde cuando los cazatalentos se abalanzaron sobre la zona de Seattle y parte de California buscando chicos despeinados y con camisas de leñador (a los que luego llamaron también “generación X” mira! otra “G”). Tras Nirvana (provocadores circunstanciales del estallido), aparecen en la escena mundial bandas como Mudhoney, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Alice in Chains y otras muchas que ya os sabéis de memoria.

Revolución para algunos, escaramuza para otros, el caso es que ha dado bastante juego. De hecho los mismos críticos ahora algo más viejos, hablan de post grunge, pre grunge y requetegrunge.

Ya tenía la primera. Me faltan más G’s. Empecé a pensar. A ver… puedo hablar de grime pero el experto es Maese Chispi, good vibrations? Gorillaz?, god save the queen? Gorky's Zygotic Mynci?... uf!! Que va, que va…

Seguí buscando en mi interior… y encontré… un rapero!! Ejem, cuando digo que dentro de mi había un rapero, quiero que lo entendáis bien eh? Así llegué a la segunda G.

Gangsta

El Gangsta Rap es el sub-género de la música rap en el que las letras dan más importancia a las historias de gángsters y drogas sin un mensaje social constructivo.
La temática del crimen, la violencia, las drogas apareció pronto en el hip hop, pero los no se centraban en ella. En el periodo entre 1986 y 1992 tenían más repercusión las letras con un mensaje afrocéntrico positivo, en las que el fenómeno gángster era denunciado por sus consecuencias negativas. Algunos artistas representativos de este género podrían ser Ice-T, el grupo NWA (de donde luego saldría Dr Dre), Snoop Doggy Dogg o Tupac Shakur.

Segunda G completada. Me faltaba la tercera. De qué hablo?? De un gótico con una grabadora de CD’s haciendo un grandes éxitos de grateful dead estilo grindcore y que gana un grammy haciendo garage rock con una gaita que le compró a un Gipsy king que flipaba con “Give it away” en el Guitar Hero?

Pues lo del grammy me ha llegado. Ésa es la tercera G:

Los premios Grammy fueron creados por la Recording Academy para reconocer logros extraordinarios en la industria de la grabación. Es uno de los cuatro shows anuales de premios musicales que se celebran en los Estados Unidos, los otros son Los Premios Billboard, los Premios American Music, y el Rock and Roll Hall of Fame Induction Ceremony.

Los Grammys, en la actualidad están compuestos por 105 categorías en 30 géneros de música, se otorgan por votación y no por índice de popularidad como ocurre con los Premios American Music y los Premios Billboard Music.

La fecha límite para ser candidato a los Grammys es el 1 de octubre. Por esta razón los artistas estratégicamente se apuran a publicar sus álbumes antes de esta fecha para poder tener opciones a ganar el Grammy de ese año.

Sin embargo el premio Grammy es considerado para muchos como un premio polémico, ya que grandes íconos musicales como Queen o Led Zeppelin jamás se llevaron uno, y David Bowie sólo consiguió uno en toda su trayectoria, y lo ganó al Mejor Video Musical.

Bueno, fin de la G. Una vez terminada la Ritualpedia, me fui a alquilar la película Grease para verla mientras tocaba "Greensleaves" con mi casio PT80 a ver si me ficha Geffen Records para hacer glam rock o telonear a Gnarls Barkley haciendo versiones gospel de Guided by Voices con algún ex miembro de Guns’n’Roses.

jueves, 8 de noviembre de 2007


No me puedo resistir...
Lo han clavado, el sentir musiquero, el regreso del heavy,
la cultura musical en estado puro... ¡Bravo Muchachada Nui!



Sobra decir, que Fredie Mercury está en nuestros corazones....

miércoles, 7 de noviembre de 2007



Esta semana en Ritual, hablaremos sobre lo divino y lo humano con ellos. Un lujazo de entrevista que no te debes perder. Nosotros, por lo menos, no nos la perderemos...


viernes, 2 de noviembre de 2007


F

Ritualpedia FENDER

La Fender Musical Instruments Corporation, como se llama actualmente, fue fundada por Leo Fender en 1946, cuando decidió fabricar amplificadores y guitarras en vez de repararlos, como había hecho hasta ese momento en su servicio de reparación de radios e instrumentos musicales. Leo fundó la Fender Electric Instrument Manufacturing Company, y comenzó construyendo lap steels y los primeros amplificadores. En 1951 llevó la revolución al mundo de las guitarras eléctricas al inventar la Telecaster, la primera guitarra de cuerpo macizo, en lugar de hueco como seguía haciendo el resto de los luthiers que fabricaban guitarras eléctricas. También en ese año lanzó al mercado el primer bajo eléctrico, el Precision Bass, con lo que sentó las bases para formar un grupo de rock, ya que el bajo no necesitaba depender ya de la acústica natural del instrumento para oirse al mismo volumen que la guitarra.

Tres años más tarde lanzó una versión estilizada de la Telecaster, con mejoras e innovaciones en el diseño aconsejadas por músicos profesionales y el propio Leo: Una tercera pastilla, un cuerpo contorneado y con rebaje en la parte baja para tocar más comodamente, y un vibrato para estirar las cuerdas e imitar a las pedal steel guitars del country. Había nacido la guitarra más popular del rock, la Stratocaster. Durante los siguientes años llegaron nuevos modelos, como el bajo Jazz Bass, las guitarras Jaguar y Jazzmaster, o el amplificador Twin Reverb.

Por problemas de salud, Leo Fender vendió la compañía a la CBS en 1965, y lo que en principio parecía una buena operación, por la inyección económica y de capital humano que suponía, fue descubriéndose poco a poco como un error, debido al paulatino desinterés de la multinacional por la música y por atender sólo al volumen de ventas. La calidad de los instrumentos fue mermando (recambios y componentes no originales, varias piezas de madera encoladas en lugar de una sola para el cuerpo de la guitarra…) y el prestigio de la marca diluyéndose al no poder igualar el nivel de calidad del resto de competidores. A pesar de ello, durante la década de los años 70 se siguió innovando y creando nuevos clásicos de la marca, como el piano eléctrico Fender Rhodes, o las guitarras Mustang o Duo-Sonic.

En 1981 la CBS contrató a un nuevo directivo para intentar relanzar Fender; William Schultz; en 1985, parte de los empleados y nuevos accionistas, junto con este nuevo presidente, compraron la empresa, sin instalaciones ni maquinaria, a la CBS, y empezaron de cero intentando relanzar esta marca siendo fieles a sus orígenes y su filosofía.

Este hecho es el que ha conseguido que Fender sea lo que significa ahora mismo, en términos de popularidad y calidad: además de recuperar sus antiguos estándares de calidad a unos precios asequibles, la primera fábrica que se construyó en Corona, California, se convirtió en la Fender Custom Shop al trasladarse su sede a Scottsdale, Arizona. En esta tienda, tanto profesionales como simples aficionados pueden trabajar mano a mano con los luthiers de la empresa para hacerse una Fender a su medida y totalmente exclusiva, única en el mundo.

Muddy Waters, Buddy Holly, Keith Richards, David Gilmour, Eric Clapton, Bruce Springsteen o Kurt Cobain son sólo unos cuantos de los músicos cuya carrera ha estado vinculada siempre al sonido Fender.

FAVELA FUNK

Éste estilo musical, surgido en los barrios marginales de Brasil (de ahí su nombre), tiene su origen a mediados de los años 70, en las reuniones que la gente que no podía acceder a las fiestas de la alta sociedad comenzaron a celebrar en pequeños clubes o gimnasios, que pronto se celebrarían al aire libre, con gran afluencia de público, y en las que la música predominante era el funk. El pésimo sonido, con altavoces de la más variada procedencia, o lo limitadísimo de los equipos, sin mesa de mezclas normalmente, no impidió su rápida difusión. Al igual que el hip-hop, este estilo comenzó a crecer al margen de la industria discográfica, con sus propios códigos de ropa, baile o vocabulario. A principio de los 80, canciones como “Planet Funk” de Afrika Bambaataa o todo el sonido Miami Bass, que los DJ´s traían en avión desde los Estados Unidos de América, revolucionaron los gustos del público de estas fiestas y sentaron las bases del favela funk, ya que la gente comenzó a interesarse por el electro, las cajas de ritmos y las nuevas tecnologías, que permitían crear música con muy pocos medios.

A finales de los 80, los primeros éxitos en las radios locales hicieron que algunas compañías musicales se interesaran por este incipiente movimiento, editando algunos recopilatorios que consiguieron bastante repercusión; pero los dj´s trabajaban por su cuenta, sin ataduras a ninguna casa discográfica, y, sobre todo, el público potencial de esta música estaba más preocupado en cubrir necesidades básicas para subsistir que en comprar un LP de música funk.

Es entonces cuando las bandas de narcotraficantes entran en acción. Durante todos los 90 y hasta ahora, organizan las fiestas, lo que les ayuda a colocar su mercancía en la calle mucho más fácilmente; también pagan pequeños estudios a los músicos para grabar y editar sus canciones, a cambio de que sus nombres aparezcan en las letras de las mismas, lo que les da más prestigio. La música se distribuye en CD-Rs vendidos en la calle o mediante P2P, ya que el gobierno de Brasil, en el año 2000, promulga una ley que prohibe la venta de CD´s que inciten a la violencia, para intentar reducirla en las fiestas y en las letras de las canciones (dados los patrocinadores, es algo obvio que estas fiestas no son precisamente un cumpleaños).

Lo principal y más interesante de este movimiento musical es que es prácticamente anónimo: las canciones pocas veces están atribuidas a una persona o grupo, sobre todo las más explícitas. Esto, sumado a su carácter suburbial, ha hecho que su popularidad haya sido escasa incluso dentro de Río de Janiero, la cuna de este sonido. Dj Marlboro es su principal figura, que dirige un programa de radio bastante famoso, The Big Mix, en la actualidad.

Los principales culpables de que el funk de las favelas haya llegado a nuestros oídos han sido Diplo y su (¿ex?) novia M.I.A. (muy recomendables los dos recopilatorios seleccionados por el primero). Es bastante probable que asistamos en muy poco tiempo a una explosión comercial de este estilo, muy emparentado con otros como el dancehall jamaicano, el reaggetón sudamericano o el dirty south norteamericano, con los que comparte tanto los ritmos, como la temática en las letras, el nivel social y económico y de su público … En definitiva, como sus ritmos hermanos, guste más o menos, son movimientos musicales para un público hedonista, que sólo busca diversión y olvidar sus problemas cotidianos de cada día… y que suelen perdurar en el tiempo o influir en otros estilos mucho más que otros supuestamente más “auténticos”

FOO FIGHTERS

El grupo del, a su pesar, ex – batería de Nirvana, Dave Grohl, se ha convertido, tras 12 años de carrera, en uno de los más notables y seguros exponentes del rock alternativo de los Estados Unidos. Tras la muerte de Kurt Cobain, Dave acabó una maqueta, grabando él todos los instrumentos, con varios temas propios que hizo circular entre gente allegada. Las buenas críticas que recibió de sus amigos, y la difusión que la canción “This Is A Call” tuvo en radios de Los Ángeles, hizo que decidiera continuar en el mundo de la música tomando las riendas de su carrera, y grabar un disco bajo el nombre de Foo Fighters, aún sin banda,mientras buscaba músicos para el directo. La formación quedó compuesta por Dave a la voz y guitarras, Pat Smears (ex – Germs) a las guitarras, y Nate Mendel y William Goldsmith (ambos ex - Sunny Day Real Estate) al bajo y batería, respectivamente.

Esta jugada, arriesgada a todas luces, acabó teniendo un éxito inesperado, consiguiendo un disco de platino e iniciando una gira que les llevó a tocar durante dos años seguidos, tras la cual Pat abandonó por agotamiento; aún así, antes de marcharse participó en la grabación del que para muchos es el mejor disco de la banda, The Colour And The Shape, con el excelente productor Gil Norton. William Goldsmith abandona la banda, ya que sólo es requerido para tocar en unicamente dos canciones en todo el album. El sustituto será Taylor Hawkins, del grupo de Alanis Morissette, y con la misma afición que Grohl a disfrazarse de mujer en los videos del grupo. Franz Stahl es el guitarrista elegido para sustituir a Pat Smear, pero no termina de cuajar y abandona antes de la grabación del siguiente disco, There Is Nothing Left To Lose, que se realizará en el sótano de la casa de Dave, en Virginia, donde monta un estudio de grabación. El último miembro fijo de la banda entra a formar parte de ella tras la grabación del disco: se trata del guitarrista Chris Shiflett (ex - No Use for a Name y Me First and the Gimme Gimmes).

Tras la correspondiente gira, vuelven a Virginia para comenzar con la grabación de un nuevo disco, lo que más tarde será One By One; pero la cosa no funciona y se toman un descanso. Durante el 2002 Dave graba las baterías del disco “Songs for the Deaf” de Queens of the Stone Age, e incluso sale con ellos de gira; mientras, Shifflet crea un proyecto paralelo, un grupo de punk llamado Jackson (ahora Jackson United). El descanso sienta tan bien que cuando vuelven al estudio el disco se graba en tan sólo dos semanas; además, el sonido de la banda se endurece con respecto al anterior, más melódico, y esto ayuda a consagrarlos y asentarlos definitivamente como una de las grandes bandas de rock del mercado estadounidense.

En el 2004 aparece el disco del que Grohl está más orgulloso, In Your Honor. Los Foo montan un nuevo estudio en una gran bodega, el Studio 606 West, y registran este disco doble, grabado con más cuidado y detallismo que el anterior, y que lleva su sonido a extremos: del rock duro, con ramalazos heavies incluso, del 1º, al intimismo del 2º, en formato acústico. El título del disco hace referencia a George Bush. La única vez que los Foo Fighters se han posicionado políticamente fue apoyando públicamente la candidatura de John Kerry a la presidencia de los EE.UU.; George Bush “contraatacó” usando en su campaña los temas “My Hero” y “Times Like These”, y declarándose fan incondicional de los Foo. El enfado correspondiente de Grohl derivó en el título del disco.

Tras el acústico Skin And Bones, del 2006, grabado en el Pantages Theater de Los Angeles, donde, como en el acústico de Nirvana, toca de nuevo Pat Smear, nos llega ahora la última entrega de la banda, Echoes, Silence, Patience & Grace. Produce de nuevo Gil Norton, lo que hace pensar que la banda confía en su experiencia para buscar nuevos caminos para Foo Fighters, y evitar una repetición de posibles tics o rutinas en su sonido. De momento, su primer single “The Pretender” ha cumplido las expectativas y promete un buen álbum, algo ya habitual en la carrera de este grupo.